Метка: Владислав Слудский

  • Куратор — это кто? Ибраева, Резникова, Слудский, Рамазан и Әділбек размышляют о важном в кураторской практике

    Куратор — это кто? Ибраева, Резникова, Слудский, Рамазан и Әділбек размышляют о важном в кураторской практике

    В начале мая атырауский Центр современной культуры YEMAA представил онлайн-школу для молодых кураторо_к «Куратор перед лицом кризиса». Образовательная программа призвана помочь куратор_кам в области современной культуры создавать самостоятельные зрелые социально-значимые художественные и исследовательские проекты в области искусства, изыскивать финансирование и необходимую инфраструктуру.

    Принять участие в отборе на обучение в онлайн-школе могут все желающие в возрасте от 22 до 45 лет. Прием заявок открыт до 1 июня. Ознакомиться с подробной информацией можно на странице Центра в Instagram.

    В рамках запуска новой образовательной программы, YEMAA и Art of Her поговорили с несколькими поколениями казахстанских куратор_к, которые поделились своим виденьем профессии и ее развитием в регионе, рассказали о работе с трендами и особенностях кураторской деятельности в традиционном музейном формате.


    Т.Қ.Жүргенов атындағы өнер академиясында өнертану мамандығына оқу барысында теория мен зерттеуден басқа, практикалық түрде өнермен айналысқым келетіні анық болды. Тек мақала жазып, зерттеу жасау маған жеткіліксіз көрінді. Менің академиядағы ұстазым және кейіннен әріптесім болып кеткен, куратор, өнертану PhD, Юлия Сорокина бірінші болып мені кураторлық қызметпен таныстырған.

    Алғаш кураторлық тәжірибеме келетін болсақ, 2016-2017 жылдары құрбым және әріптесім, Ділдә Рамазанмен бірге істеген бірнеше жобаларымыз (Новогодний Набег в ЦВЗ, Magnum Pavillion) болды. Бұл жобалар негізінде біз бір топ суретшілерді немесе қызығушылық танытатын адамдарды (кейде мүлде өнерге қатысы жоқ достарымыз да қатысатын) шақырып, дәстүрлі көрме залына қарағанда шектеулері азырақ белгілі бір кеңістік ішіне көркем интервенциялар жасағанбыз. Олардың барлығы қазір ойлап қарасам менің кейінгі шығармашылығыма тікелей әсерін тигізген.

    Менің алғаш жобаларымның барлығына тән қасиеттер, яғни, ұжымдық тәжірибелер, импровизация, перформативтілік, пәнаралық, демек, өнердің түрлі медиумдары мен формаларында орындалу мүмкіндігі әлі күнге дейін менің шығармашылығымның басты тірегі болып келеді.


    Для меня куратор — это человек, который обладает тремя важными навыками:

    1. он_а умеет коммуницировать и находить подход к очень разным людям;
    2. он_а умеет выстраивать логическую связь между разными идеями и организовывать их в нарративы;
    3. он_а умеет взаимодействовать с пространством.

    Если честно, я не считаю, что для кураторов важны идеалы. Мне кажется, арт-мир знает огромное количество кураторов без идеалов. Вопрос идеалов, пожалуй, выходит за пределы профессиональной деятельности кураторов и, скорее, применим к людям в целом. Почему для людей важны идеалы? Вот это более интересный вопрос.

    Наш современный мир состоит из множества контекстов, перемещаясь по которым мы можем заметить, что и господствующие в них идеи будут меняться в зависимости от среды. Идеи, витающие сейчас во Франции — стране, где я работаю последние несколько лет, — отличаются от идей, которые витают в Казахстане. Это нормально, так как жизнь людей очень разная в этих двух географических точках. В контексте региона Центральной Азии сейчас, например, достаточно остро стоит вопрос водных ресурсов, наличия по соседству террористической федерации, а также авторитаризма и коррумпированности властей. В контексте отдельно взятого Казахстана, это, безусловно, и вопрос насилия над женщинами. В целом, глобальной и общей для многих контекстов является вот уже несколько лет идея деколониальности.


    Первое и главное — то, что вековая изоляция культурного процесса в Казахстане, наконец, прорвана и наши художники, кураторы и арт-менеджеры могут общаться со всем миром как виртуально, так и в реальности. Это огромный шанс для нашей культуры выстроить паритетные отношения с мировой художественной сценой.

    Идеи меняются, подвергаются ревизиям последующими поколениями, объявляются неверными или, наоборот, гениальными. Поэтому мне кажется, что главной идеей для художника и куратора должна быть не конъюнктура (хотя реакция на окружающую действительность — основа процесса), но все же приоритет отдан искусству, любви к нему, попыткам понять, что это такое, и стремлению его делать.


    Куратор — это человек, который помогает распознать сообщение художников, которые те хотят (иногда и не очень хотят) отправить миру. Куратор ведет своеобразную исследовательскую деятельность по структурированию тех или иных сообщений. Помимо этого, кураторство — это менеджмент, когда та занимаешься и фандрайзингом, и координацией, и бухгалтерией, и выстраиваешь все виды коммуникационных связей. То есть куратор организует и преобразует все процессы, связанные с организацией выставок и созданием арт-проектов, это продюсерская роль, которая соединяет художника и зрителя, искусство и историю.

    Из трендов сегодня было трудно не заметить присутствие звука практически во всех павильонах на недавней Венецианской биеннале. Практически каждый павильон «звучал» – звук как внесемантическая форма повествования помогала погрузить в среду и передать эмоции, за пределами тех, что чувствуешь от созерцания объекта. Казахстанский павильон был не исключением.

    Я считаю, что в ближайшее время мы увидим, как тема и траектория развертывания истории искусства сместится в сторону звука, ритуала, устности, эфемерности и действия. Все это будет сильнее интересовать институции и кураторов. Последние несколько лет мы наблюдаем большой тренд на уход от объектности, как попытки нащупать грани различных культурных идентичности не всегда конструирующие себя через объект.

    Следующий тренд, на мой взгляд, который также определит траекторию развития искусства, — междисциплинарность. Я вижу, как все больше людей нарушают понятийные границы роли художника-куратора, архитектуры, дизайна и искусства в целом. Все становится постмодернистской кашей, где роли подвижны, а границы высказывания не всегда лежат только в плоскости визуального искусства. Само определение искусства подвижно, и мы будем видеть все больше пересечений, трансформаций. Поэтому то, с чем кураторы работают сегодня, — это междисциплинарность и переосмысление модерности, переосмысление линейности истории. Например, экспонировать произведение, которому 1000 лет, в комнате с тем, которому 20 лет, — это уже тоже отдельный тренд.


    Музей Кастеева — это старейший художественный музей страны. Будущий год ознаменуется очень важной для нас датой 90-летия. Точкой отсчета в историческом существовании музея является 1935 год, когда была основана художественная галерея имени Шевченко. Эта же дата является датой начала становления художественной коллекции, которая на сегодняшний день насчитывает свыше 26 000 единиц хранения. Благодаря тому, что музей представляет не только казахстанское, но и мировое искусство, включая разделы русского, западноевропейского и искусства Востока, нередко нас характеризуют как музей энциклопедического типа, поскольку мы, действительно, претендуем на некоторую полноту представленности мировой художественной культуры.

    Какую роль куратор играет в музее Кастеева? Роль куратора очень важна не только конкретно в нашем музее. Куратор, по сути, он же и арт-менеджер, он и искусствовед. Это многонаправленная, многофункциональная миссия. Поскольку куратор должен обладать, безусловно, искусствоведческими знаниями, он должен обладать навыками и опытом арт-менеджмента, так как организация выставки — это проект. Как любой проект, он имеет подготовительную стадию, непосредственно стадию реализации и стадию уже осмысления постфактум. Насколько кураторскую деятельность в музее уместно называть полноценной? У нас есть определенный выставочный график, есть определенный план, мы работаем уже с готовым материалом, и поэтому, это не совсем полноценная кураторская деятельность, а в большей степени координаторская.

    Возвращаясь к немузейной кураторской деятельности, то она подразумевает помимо базовых знаний продумывание концепции, подготовку работ, продумывание, сообща с художником или группой художников (в зависимости от того, какая выставка), названия, основных идей, основного месседжа, который они хотят донести до зрителей.

    Следующим этапом работы является отбор произведений, их выстраивание в экспозиционном пространстве — это очень важная часть работы куратора. И кстати, очень немногие специалисты умеют работать с экспозиционным пространством. Это вообще совершенно особый навык, которому необходимо учиться. Неудачная экспозиция может погубить художественное произведение из-за неправильного расположения в пространстве, конечно здесь очень важно, чтобы было хорошее экспозиционное оборудование, хорошее освещение, потому что во многом от подачи зависит восприятие и, как следствие, успех выставки.

    Далее идет подготовка текстовой сопровождающей информации, в частности аннотации к выставке, подготовка пресс-релизов, подготовка этикетажа. То есть это такая кухня экспозиционной работы, которая присутствует в любом выставочном пространстве, причем здесь я бы не стала разделять музеи и галереи, то есть это необходимый компонент любой выставки, где бы она ни проводилась. Потом необходимо заняться информационным освещением, потому что нет смысла проводить выставку, на которую никто не придет. Выставка должна жить, выставка должна привлекать внимание, должна быть увидена.

  • Arco Madrid 2024: чем удивила 43-я Мадридская ярмарка искусства

    Arco Madrid 2024: чем удивила 43-я Мадридская ярмарка искусства

    С 6 по 10 марта в столице Королевства Испания прошла одна из самых ярких, больших и динамичных ярмарок в испано-язычном мире Arco Madrid. Куратор и арт-консультант Владислав Слудский делится своими впечатлениями о посещении ярмарки, наиболее интересных галереях и художниках, а также дает небольшой экономический анализ этого события.


    После многих поездок на самые разные ярмарки мира от Art Basel в Базеле до Frieze Art Fair в Нью Йорке было сложно воспринимать Мадрид, как еще одну точку на карте, которую нельзя будет пропускать и в будущем. Рынок искусства по-прежнему крайне централизован в таких городах, как Базель, Лондон, Нью-Йорк, Париж и, в меньшей степени, Гонконг, а посещение даже одной ведущей ярмарки в год в одном из этих культурных полюсов уже дает некоторое представление о международном рынке, трендах и позволяет заранее узнавать о каких-то крупных проектах и выставках, которым еще только предстоит случиться.

    В этом смысле ждать особых побед от Мадрида, с его относительно слабой экономикой, изолированностью и довольно крупными налогами казалось бы не стоит. Однако, после визита на 43-ую итерацию Arco Madrid становится очевидно, что организаторы события хорошо осознают свое место в мировой экосистеме искусства и справедливо претендуют на самые сильные в ней позиции. Смелость решений, экспериментальные форматы, насыщенная программа и по-настоящему впечатляющий продакшн превращают эту нишевую, региональную и испаноязычную ярмарку в место, которое нельзя и не хочется пропускать даже ведущим профессионалам мира.

    Вероятно поэтому на превью можно было увидеть самых разный людей от звездных кураторов вроде Ханса Ульриха Обриста и Клауса Бизенбаха до важных коллекционеров вроде Алана Серве (Alain Servais) или Эллы Фонтаналс-Циснерос (Ella Fontanals-Cisneros). Это не считая примерно 95 000 посетителей, короля и королеву Испании, а также внушительное количество частных и общественных институций, которые покупают искусство в свои коллекции прямо там. Один только музей Reina Sofia приобрел произведений на €553 000 увеличивая свою коллекцию на 30 объектов и 22 новых имени, 17 из которых художницы-женщины среди которых можно заметить Белену Уриел (Belén Uriel), Соню Наварро (Sonia Navarro) и Мари Пури Хераро (Mari Puri Herrero).

    Примечательно то, что в поисках своей уникальной и конкурентоспособной модели ярмарка не заканчивается исключительно галереями: внутри проекта были и технологические стартапы, работающие с современным искусством, несколько ювелирных и фэшн брендов, большое количество издательских домов и медиа проектов от El Pais до знаменитого AD, а также лекторий с активной образовательной программой, лекциями и дискуссиями, несколько художественных премий, лаундж коллекционеров и много другой инфраструктуры. Вместе с итальянской Artissimo, Arco одна из двух крупных европейских ярмарок, которая финансируется государством — бюджет проекта в этом году составляет 4,5 млн, аккумулируя городу порядка 80 млн за одну неделю. В экономику деньги возвращаются через отели, сервисы, налоги с продажи произведений, логистику, страховку, производство и зарплаты.

    Devouring lovers Installation at Hamburger Bahnhof, Берлин. Фото: Bombon

    За пределами экономических бенефитов есть и политические: ярмарка основана в 1982 году галеристкой Жуанной де Айзпуру (Juana de Aizpuru), как попытка перезапустить отношения с мировым культурным сообществом после того, как их разрушила диктатура Франко. То есть для Испании Acro является по-настоящему страновым проектом, который поддерживает государство и крупный бизнес, пытаясь перенаправить потоки большого капитала из других западных столиц. Успех ярмарки такой заметный, что по мнению журналистов из Artnet, Мадрид даже может составить конкуренцию другому известному среди испаноязычных элит городу — Майами. Климат, рестораны, эстетика города, экспортные законы, его готовность принимать UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals) — все эти факторы влияют на решение отдельного человека о том, лететь ему в Базель, Лондон или Мадрид. То есть задача любого современного города сегодня это создать максимально комфортные условия, для циркуляции креативного капитала. На этом фоне удивительно выглядит то, что Казахстан до сих пор регулирует вывоз произведений искусства и создает всяческие искусственные и анти-рыночные барьеры в виде справки “культурной ценности не имеет” и пошлины на нее. Сложно представить себе иностранца, который захочет платить дополнительные к стоимости произведения искусства деньги и возиться с нашей бюрократией для того, чтобы вывезти произведение за условные €10 000. Так, эти деньги не попадают в экономику, а наш креативный сектор остается таким только в отчетах.

    Разумеется выбор произведений искусства в Испании будет сильно отличаться от того же Базеля; цены на произведения ниже, с существенным фокусом на латиноамериканский и испанский мир, художники и галереи моложе и доступнее. Но если вы не Стивен Коен и не охотитесь за Жаном-Мишелем Баския с семью нулями — то Arco скорее всего удовлетворит ваши потребности. Это идеальная ярмарка для начинающих, молодых и интересующихся миром искусства коллекционеров.

    Работа Энтони Гормли в галерее Thaddaeus Ropac. Фото: сайт Thaddaeus Ropac

    Помимо очевидно влиятельных и интересных мировых галерей вроде Thaddaeus Ropac с его неизменным Энтони Гормли или Esther Schipper с Уго Рондиноне, а также череды самых разных работ Антони Тапиеса и Миро, были и более уникальные, молодые проекты. Барселонская Bombon Gallery представила Еву Фабригас (Eva Fàbregas) которая прогремела недавно в Берлинском музее Bahnhof, открытием стала Аргентинская галерея Sendros которая представила молодого художника Андрес Пинья, который ловко жонглирует напряжением между поздним капитализмом и аграрными обществами. Нельзя не отметить коллег из галерее Art Beat, которые являются одной из двух наиболее активно выставлявшихся галерей Грузии, а также Киевско-Майямскую Voloshyn Gallery, которая представила Данило Халькина.

    Среди других приятных сюрпризов, галерея Perdo Cera показала произведения туринского художника монгольского происхождения Бехбаатара Энхтура, знакомого казахстанцам по выставке ARTBAT FEST, которая проходила в Алматы с августа по ноябрь, 2023 года. А это значит, что Алматы, пусть и немного, но тоже задает тренды в мировом рынке искусства.

    Развитие чего-либо в культуре требует системного подхода, политической воли, прозрачности и синергии разных секторов экономики. Arco не стала вдруг замечательной ярмаркой на пустом месте — еще десять лет назад это было относительно маленькое мероприятия сделанное Мадридом, в первую очередь, для выстраивания своего культурного ландшафта. И даже это заняло у организаторов и владельцев события свыше 30 лет.

  • Советы для начинающих кураторов от Владислава Слудского

    Советы для начинающих кураторов от Владислава Слудского

    Профессия куратора становится популярным направлением у молодых ребят, которые хотят заниматься современным искусством. Для тех, кто ещё не разобрался в её особенностях, кажется, что основная задача куратора — красиво стоять с бокалом игристого вина и умно рассказывать о тех смыслах, которые заложил художник в своих работах. Но все, конечно, куда сложнее и серьезнее.

    Что должен знать начинающий куратор, чтобы успешно реализовать себя в этой профессии? Какие подводные камни есть в этой работе? Как найти правильный ориентир? Специально для Art of Her куратор и арт-консультант Владислав Слудский подготовил Памятку для начинающих кураторов.


    Вид на работы Сауле Сулейменовой на выставке «The Tales of Middle-earth: Kazakhstan All the Time», Jeonbuk Museum of Art, Южная Корея, 2023 г. Кураторы: Владислав Слудский, Mr.Jung, Kim Minyoung. Фото: пресс-служба Jeonbuk Museum of Art

    Слово куратор происходит от латинского cura, что позже попадает в английский язык, как «to cure» — заботиться, исцелять. В Древнем Риме кураторами называли людей, которые смотрели за надлежащим исполнением строительных работ, в частности акведуков. Это профессия до сих пор предполагает все ту же заботу, но теперь, не только об акведуках, а об обществе в целом. Как и художникам, кураторам необходимо блестяще разбираться в истории искусства (в том числе для того, чтобы эту историю переосмыслять), ориентироваться в базовых понятиях философии, политики, антропологии и социологии, чтобы в целом понимать в какой исторической точке мы все сегодня находимся. Важно сказать, что кураторство для меня окутано ореолом такой важности, что мне до сих пор неловко называть себя куратором. Полагаю, что через 13 лет и десяток выставок за спиной, я только подбираюсь к тому, о чем я вообще хотел бы “размышлять вслух”. Это долгий и тернистый путь, но это интересный путь, который учит большему, чем просто искусству.

    Есть мнение, что кураторы — это мета-художники — они тоже посвящают свои карьеры исследованию каких-то конкретных тем и проблематик, но способом артикуляции этих поисков выступают выставки, а не произведения искусства. Звездный куратор Ханс Ульрих Обрист в своей замечательной книге «Пути Кураторства» (2016) так же напоминает нам о том, что курировать — значит работать с пространством. В самом широком смысле, то есть с архитектурой, контекстом здания, историей места, способами презентовать объекты в этом пространстве. Если очень коротко, то куратор — это человек небезразличный к будущему мира, который работает в тесной связи с художниками для того, чтобы вместе подсвечивать какие-то проблемы общества и стараться, как минимум, их обозначать, а как максимум, предлагать пути их решения. Но это не все.

    Самоорганизация


    Вид на экспозицию выставки «The Tales of Middle-earth: Kazakhstan All the Time», Jeonbuk Museum of Art, Южная Корея, 2023 г. Кураторы: Владислав Слудский, Mr.Jung, Kim Minyoung. Фото: пресс-служба Jeonbuk Museum of Art.

    Самоорганизация является важным навыком для всех, кто хочет попробовать себя в качестве куратора, особенно, куратора в Казахстане. Это профессия, лишенная каких-то линейных структур, которые помогут вам войти в экосистему искусства — в стране до сих пор очень мало институций, размер и бюджеты которых позволяли бы нанимать кураторов, практически нет системных и сильных образовательных программ, внутри которых происходила бы какая-то преемственность, в отличии, например, от финансовых институций. Поэтому вы, в целом, принадлежите себе. Но нет и регуляторов, которые бы ограничивали кругозор ваших поисков. Поэтому отсутствие инфраструктуры может научить вас умственной самостоятельности, способу критически смотреть на институции в целом, искать свой голос и свою оптику. В этом смысле некоторый институциональный вакуум Центральной Азии делает всех нас достаточно автономными, но создает условия, в которых DIY является едва ли не единственной точкой входа в профессию. Поэтому первый совет — это не ждите ничего, даже формального образования. Вы можете сами найти бабушкин гараж, несколько художников, остатки стен от ремонта соседа и сделать свою первую молодую выставку — проживая этот эмпирический опыт вы будете делать ошибки и стараться избегать их в будущем.

    Найдите своих героев-кураторов


    Экспозиции выставки «Когда отношения становятся формой» в Бернском Кунстхалле в 1969 году. Куратор: Харальд Зееман. Фото: Siegfried Kuhn © StAAG / RBA.

    Чтобы стать хорошим писателем, нужно сначала стать хорошим читателем. Найдите своих героев-кураторов и читайте их эссе, концепции, твиты и инстаграмы. Конечно, фигура куратора предполагает некий авторитет в каком-то вопросе, периоде времени, а иногда истории отдельно взятого художника или географии. Вы не сможете разбираться во всем, поэтому стоит определить фокус вашего кураторского исследования. Это не обязательно делать сразу, но лет через 10 после первой выставки ноги сами понесут вас в какие-то темы, которые кажутся вам ближе и интереснее — это происходит органически, такому в школе не научат. Возможно вы будущий the authority по Винсент Ван Гогу, или укиё-э, или минимализму, или художникам-абстракционистам Латинской Америки в 1960-х. Пространство для маневра огромное: его все время надо сужать до точки и расширять до окружности — через это дыхание вы узнаете место, которое занимает ваше исследование в мировой культуре.

    Учите языки


    Вид на коллаж Джеффри Фармера «Leaves of Grass», 2012 г. 13-documenta, Кассель (Германия), 2012 г. Куратор: Каролин Христов-Бакарджиев.

    Языки это очень важно — мировая арт-тусовка разговаривает как минимум на четырех: английский, французский, испанский, немецкий. Ужины, коллекционеры, пресс-конференции, small talks в коридоре техно-клуба, кураторские экскурсии, познание других культур — все это сложно представить без базового знания хотя бы разговорного, а лучше литературного языка. В юности, на меня производило огромное впечатление то, как быстро и легко красиво одетые интеллектуалы Европы переключаются между итальянским, немецким и, например, фарси, по 15 раз за один диалог. Но сегодня я знаю, что это не попытка казаться экстравагантными, а основа коммуникации внутри сообщества. Казахский, который не так часто услышишь на тех самых международных выставках, также нужно изучать, как минимум потому что это ключ к пониманию локальности. В целом, коммуникация — это 50% работы куратора. Это может быть через письма и публикации (если вы интроверт) либо через вечеринки и ужины (если вы экстраверт).

    Найдите своего сенсея


    Окуи Энвезор, известный куратор современного искусства из Нигерии. Фото: brand.hyundai.com.

    Искусство — это про преемственность, поэтому вам необходим свой учитель — человек, на которого хотелось бы равняться, кто-то, кто мог бы вдохновлять и показывать острые углы, сложности, направления. Кураторство — это ремесло, поэтому очень важно найти каких-то людей, которые бы делились с вами знаниями и контактами. Для меня такими людьми были и остаются Марат Гельман, Юлия Сорокина, Валерия Ибраева, Баян Бармункулова, Анжелика Акилбекова, Кендал Генри, Лиза Ахмади, Кристина Штейнбрехер-Пфандт. Уверен, у каждого из них есть свой список тех старших коллег, которые когда-то поверили в их путь. Кураторство — это профессия, где хороший совет от умного человека может помочь вам сохранить годы усилий, когда ты стучишь в дверь, которую никогда не откроют. Каждому юному падавану необходим свой джедай — найдите его!

    Улучшайте насмотренность


    Вид инсталляции Томаса Хиршхорна «Промежуток», 2015 г. South London Gallery, Лондон. Куратор: Терри Смит. Фото: southlondongallery.org

    Летайте на выставки. Насмотренность нельзя переоценить, поэтому в какой-то момент критически важно найти выходы на резиденции, которые приняли бы вас как исследователя, стараться летать на знаковые академические выставки вроде Documenta, Manifesta или Venice Biennale. Этот список бесконечный, но важно посещать максимальное количество подобных событий, потому что там можно соприкоснуться с историей искусства, которая формируется сегодня.

    Владейте навыками


    Вид на экспозицию выставки «The Tales of Middle-earth: Kazakhstan All the Time», Jeonbuk Museum of Art, Южная Корея, 2023 г. Кураторы: Владислав Слудский, Mr.Jung, Kim Minyoung. Фото: пресс-служба Jeonbuk Museum of Art.

    Помните о том, что роль куратора сегодня не заканчивается написанием текста и вальяжным попиванием игристого вина из высокого бокала во время открытия. Как правило, это пыльная работа и надо уметь прибить гвоздь, вымыть пол, покрасить стену. Ты рассылаешь письма директорам музеев, а через 10 минут стоишь с тряпкой в коридоре потому что из скульптуры Дэмиена Херста вытек формальдегид и это — нормально. Это project-based management и нужно хорошо понимать все цепи производства выставки от стен, света, розеток до дизайна приглашения, айдентики выставки и того, где на все это взять денег. Хорошо бы знать Adobe, как заполнять заявку в фонд и как занести 4-х метровую скульптуру в галерею с дверью 2×1 метр. Конечно, с годами и прогрессом в ваших карьерах можно будет больше фокусироваться на смыслах и меньше на их упаковке, но пока вы скорее всего человек-оркестр и это позволит вам лучше понимать организацию процессов, когда их надо будет организовывать. Понятно, что Массимильяно Джонни не прибивает гвозди в Арсенале — но он, наверняка, смог бы, если такая необходимость возникла.

    Позаботьтесь о финансовом вопросе


    Вид на работу Гэвина Уэйда «New & Old: Z is for Zoo», Музей Франса Халса, Харлем, 2016 г. Фото: Gert Jan van Rooij.

    В целом стандартная модель предполагает, что кураторы занимаются чисто академической деятельностью и получают за свой труд гонорары при этом всячески избегая любую коммерческую составляющую. Это делается для того, чтобы избегать конфликта интересов, когда, например, хочется включить какое-то произведение в выставку, но ты знаешь, что его сложно продать и принимаешь решение в пользу рынка, а не формирования смыслов. И эта ситуация при которой сложно идти на компромисс. С другой стороны, с этой моделью есть какая-то проблема, потому что многие мои коллеги-ровесники не только в Казахстане, но и на здоровых развитых рынках вроде США или Европы, не могут обеспечивать себя исключительно кураторством. Один из вариантов — это писать статьи и получать гонорары за них, но даже самые активные 30-летние кураторы не могу производить больше двух тестов в месяц (если только они не профессиональные критики или журналисты). То есть тут side hustle тоже ограничен. Поэтому нужно придумывать модели, при которых вы можете обезопасить себя финансово, в том числе чтобы продолжать делать то, что вы делаете, не теряя свое лицо сомнительными коллаборациями с пивом, казино или картелями. В некоторых случаях галереи могут дать 10% c продаж выставки, если с галереей есть история отношения и если она понимает, что ваша экспертиза поддерживает уровень выставки, а значит и уровень коллекций, которые обратили бы на нее внимание. Можно создавать какие-то образовательные программы и брать деньги за знания, что тоже, как будто, плюс в карму и банковский счет. С годами можно начать консультировать других людей и организации и передавать знание, которое вы приобрели.

    Перед тем, как продолжить свою карьеру в качестве арт консультанта Владислав Слудский работал старшим консультантом в Сингапурской компании Metis Art Education и возглавлял Ethan Cohen Gallery в Нью-Йорке, где он организовал и со-курировал персональные и групповые выставки таких значимых художников, как Ай Вейвей, Шу Бинг, Сунь Юань и Пэн Юй, Яёи Кусама, Энди Уархол, Джон Кесслер, Жанг Хуан, Гу Дешин, Цинь Фен, Гонзало Мабунда, Абудия, Моффат Такадива и Хью Хэйдан среди прочих.

     

    Помимо кураторских проектов в галерее, Слудский также работал с Тацу Ниши, Марком Форнесом, Энрдю Роджерсом, Никитой Каданом, Николаем Кошелевым, а также рядом художников из Центральной Азии включая Елену и Виктора Воробъевых, Александра Угая, Сауле Сулейменову, арт группу Кызыл Трактор и Алмагуль Менлибаеву.

    Рожденный в Алматы, в Казахстане, Слудский со-основал ежегодный фестиваль современного искусства ARTBAT FEST, который проходит в Алматы с 2010 года. Слудский также является со-основателем некоммерческой организации Евразийский Культурный Альянс (ЕКА) поддерживающей выставки, фестивали, образовательные инициативы в сфере культуры, а также программы обмена между местным и международным арт сообществом. В разное время ЕКА поддержал выставки в таких значимых организациях, как Страсбургский Музей Современного Искусства (MAMCS), музей PERMM, Альсеркаль Авеню в Дубаи, Jeonbuk Museum of Arts, а также государственный музей искусств им. Абылхана Кастеева в Алматы.

    Совместно с командой ЕКА Слудский также консультировал топ менеджмент Астана ЭКСПО 2017 по Паблик Арт программе и активации территорий через общественные пространства, расширяя парк скульптур ЭКСПО до 12 произведений паблик-арта в 2021 году В 2018 году Слудский выступил со-куратором выставки Думая Коллекциями, Рассказывая Истории арт группы Кызыл Трактора совместно с Лизой Ахмади в рамках Недели Азиатского Искусства в Нью-Йорке (ACAW). За почти 15 лет своей карьеры Слудский создал обширный круг профессиональных связей и в разное время коллаборировал с лидерами индустрии из ведущих галерей мира, арт-ярмарок, музеев и аукционных домов. Летом 2019 ЕКА запустил онлайн платформу для коллекционеров и арт профессионалов Qazart.com, на которой сегодня представлены произведения более 35 современных художников из Казахстана.

    В настоящий момент Слудский является независимым арт консультантом помогающим своим клиентам в вопросах коллекционирования, перевозки и хранения произведений искусства, с особым фокусом на первичный рынок, паблик-арт и живопись.

    Кураторская работа Слудскиого, а также некоторые его статьи появляются в таких изданиях как Brooklyn Rail, Ocula, Huffington Post, Art Asia Pacific, A4 Mag, Esquire, Forbes, и Buro 24/7, а также в недавно изданной книге “Can Art Aid in Resolving Conflicts: 100 perspectives.” С 2021 года Слудский является участником рейтинга Forbes Kazakhstan 30 under 30.


    Материал подготовлен при поддержке Евразийского культурного Альянса.

  • ALA ART FAIR FAIL: как первая ярмарка современного искусства Центральной Азии оказалась в центре скандала

    ALA ART FAIR FAIL: как первая ярмарка современного искусства Центральной Азии оказалась в центре скандала

    Неделю назад стало известно о проведении первой международной ярмарки современного искусства в Алматы. С 3 по 10 декабря ALA AFT FAIR под кураторством Оли Веселовой и Санжара Серикпаева должна была объединить 11 галерей из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и представить работы более 30 современных художников. Первая арт-ярмарка должна была простимулировать развивающийся рынок центральноазиатского искусства, однако, в результате она простимулировала разговоры о коррупции, непрозрачных госзакупках и украденной концепции.

    Что случилось?

    1 декабря, накануне закрытого вернисажа ALA ART FAIR, арт-консультант Владислав Слудский опубликовал колонку в интернет-издании «‎Власть»‎, в которой заявил, что Казахстан неэффективно тратит деньги на продвижение туризма через искусство. Помимо указания колоссальной суммы в 90 млн тенге на проведение ALA ART FAIR Владислав отметил, что представители Национальной компании «‎Kazakh Tourism»‎ без какого-либо уведомления и разрешения присвоили его идею о проведении арт-ярмарки. Кроме того, в колонке были озвучены и другие вопросы к организаторам: об отсутствии ключевых арт-институций в ярмарке, о сжатых сроках проведения мероприятия, качестве кураторской работы, слабом PR-освещении и других крупных, непрозрачных госзакупках Kazakh Tourism.

    Вышедшая статья за пару часов до открытия вернисажа всколыхнула арт-сообщество и представителей креативной индустрии Казахстана. В социальных сетях художники_цы и кураторы_ки стали поддерживать Владислава Слудского и делиться своими размышлениями о болях креативной индустрии: незаинтересованности государства, монополиях, непрозрачных расходах и непрофессионализме. 

    В ответ на резонанс независимые кураторы ALA ART FAIR Оля Веселова и Санжар Серикпаев выступили с открытым обращением в Instagram. Они сообщили, что им предложили стать приглашенными кураторами лишь в ноябре этого года, за месяц до открытия ярмарки, и они тоже выступают за прозрачность бюджета и ждут отчета от организаторов. Кураторы отметили, что приняли приглашение в поддержку создания условий, в котором художники Центральной Азии могли бы зарабатывать на своем творчестве.

    «‎Мы со своей стороны, как приглашенные кураторы в проект, также просим прозрачности бюджета ярмарки. В настоящее время проект находится в самой активной фазе. Он еще не открыт. Нам бы не хотелось подводить участников ярмарки, мы выполним все свои обязательства перед ними и перед организаторами. И будем следить за ситуацией относительно отчета о полном бюджете мероприятия. Мы готовы озвучить наши гонорары, но в данный момент связаны пунктом о неразглашении и ждем общего решения со стороны организаторов»‎, — говорится в сообщении кураторов.

    Спустя несколько часов организаторы ALA ART FAIR отвергли обвинения Владислава Слудского, заявив, что «‎по фактам распространения ложной информации, не соответствующей действительности, будет вестись работа»‎. Пресс-cлужба Kazakh Tourism не стала отрицать заимствование идеи, сообщив, что концепция обсуждалась с разными представителями и представительницами креативной индустрии, включая Слудского. Бюджеты из портала госзакупок были названы неактуальными. Более того, представители сообщили, что из-за отмены некоторых зарубежных мероприятий суммы были возвращены Министерству туризма и спорта.

    Позже goszakupturaly сделали подробный разбор госзакупки, выявив, что Kazakh Tourism передали организацию мероприятия на субподряд, который получил не 90 млн тенге, а 59,5 млн. В смете судбподрядчика, по данным медиа, нет информации о конкретных расходах, но есть перечисление оказанных услуг. Среди них приглашение 10 зарубежных экспертов, организация выставочных стендов, услуги модераторов и спикеров, организация дополнительных мероприятий (круглых столов, мастер-классов, конференций), дизайн афиш и других материалов, а также услуги по обеспечению LED экраном.

    Как прошло превью?

    Несмотря на риски срыва, вернисаж все же состоялся. Правда, перед началом мероприятия Dump Gallery заявили, что отказываются участвовать в ярмарке. Aspan Gallery тоже сняли свои работы со стендов и отказались участвовать в ALA ART FAIR. Меруерт Калиева, основательница Aspan Gallery, поделилась, что институция отказалась от участия, чтобы «‎избежать ассоциации имен художников и галереи со скандалом. Хоть это (отказ от участия — прим. ред) и было сделано в последнюю минуту, организаторы с уважением отнеслись к нашему решению»‎. 

    В результате на ярмарке во время вернисажа было представлено не 11, а 9 галерей: Pygmalion Gallery (Астана), Occupy Steppe (Алматы), BonArt (Алматы), Artmeken Gallery (Алматы), Картинная галерея Жаухар (Алматы), Галерея Алтын Ғасыр (Караганда), Ilgeri (Бишкек), Museum of Feminist Art (Бишкек) и Hlmrdv Gallery (Ташкент). Но уже после превью свой стенд свернули Pygmalion Gallery, а на третий день от участия отказались и Artmeken Gallery. Количество участвующих галерей сократилось до 7.

    Среди представленных художников на ALA ART FAIR оказались как широко известные художники_цы, как Алмагуль Менлибаева, Сауле Сулейменова, Шамиль Гулиев, так и молодые, как Аружан Жумабек, Азамат Кенжегулов и другие. Ценовой диапазон варьируется от $80 до $8000, но большинство работ представлены в среднем от $2500. Со стороны наблюдателя можно заметить коммерческую составляющую работ, которые в основном представлены живописью и легко впишутся практически в любой интерьер, что потенциально увеличивает возможность их покупки.

    «‎Все представлено очень культурно. Я даже не представляла, что у нас столько галерей! У нас достаточно много художников и, главное, что искусство наконец-то принадлежит народу, поэтому можно просто прийти сюда и приобрести его. Это хороший уровень мероприятия»‎, — поделилась впечатлениями куратор Валерия Ибраева.

    Также хотелось бы отметить новые лица для казахстанских зрителей — работы молодых каракалпакских художников Темура Шардеметова и Саламата Бабаджанова от Hlmrdv Gallery. Их работы не только представляют новую волну экспрессионистов, но и демонстрируют казахстанскому зрителю голоса каракалпакских культурных деятелей, которые часто оказываются невидимыми в силу малой представленности региона и его частичной закрытости после протестов в 2022 году.

    Как заявляют организаторы ярмарки, в первый день закрытого вернисажа карагандинская галерея Алтын Ғасыр распродала все работы на своем стенде, а некоторые очевидцы отмечают большое количество красных точек рядом с работами (забронированные для покупки).

    Несмотря на доступный ценовой диапазон и интерес к работам, мероприятие показалось довольно недоработанным. Например, стендов от Jusan Vibe очевидно не хватило для корректной подачи работ. Так, будучи зрительницей, мне пришлось обойти их трижды, прежде чем найти стенды Dump Gallery и часть работ от MoFA+, которые были выставлены на задних частях у бокового входа в фойе. Кроме того, сам размер стендов оказался невелик, из-за чего многие картины были словно слеплены друг с другом и было сложно рассматривать их полноценно. Вероятно, такая ситуация сложилась из-за сжатых сроков подготовки. Pygmalion, Aspan Gallery, а также кураторы уже подтверждали, что приглашение было направлено только месяц назад.

    Сжатые сроки, в свою очередь, спровоцировали и отсутствие основных игроков рынка: Tselinny, Esentai Gallery, YEMAA, а впоследствии и Aspan Gallery, отказавшихся от участия из-за потенциального урона репутации. На вернисаже также не хватало навигирования аудитории — только у стенда Pygmalion стоял куратор, рассказывающий о представленных работах зрителям и зрительницам. Выявить остальных кураторов_ок и узнать больше об их галереях было невозможно, так как они смешались с гостями и стояли в стороне от собственных стендов. Возможно, так было только на вернисаже. 

    Кроме того, перед запланированным открытием наблюдалась хаотичность, учитывая разразившийся скандал. Кураторы и организаторы то планировали официально открыть вернисаж, то отказывались от этой идеи. В результате спустя час после начала мероприятия оно все же было открыто. Уже в приветственной речи кураторка Оля Веселова назвала ALA ART FAIR центральноазиатской ярмаркой, несмотря на то, что во всех информационных материалах она значилась как международная. Очевидно сказывалось волнение кураторов, которые стали причастны к общему скандалу, хотя выступали приглашенными экспертами.

    Почему скандал вокруг ALA ART FAIR стал показательным?

    Учитывая чувствительность этой темы, невозможно не думать о последствиях появившегося конфликта. Скандал вокруг ALA ART FAIR подчеркнул ряд неразрешенных проблем в казахстанской культурной сфере и поднял важные вопросы о прозрачности, государственной поддержке и профессионализме в организации мероприятий такого уровня. Противоречия, которые возникли, обострили проблемы, связанные с поляризацией общества, отсутствием кризисных стратегий и недостаточным вниманием к аспектам авторских прав.

    Освещение событий в социальных сетях только подчеркнуло разделение общественного мнения и вызвало острый ответ от участников культурной сцены. Пока отсутствует конструктивный диалог и созидательное обсуждение, а эмоциональные реакции создают атмосферу враждебности. Несмотря на трудности, с которыми столкнулась вся креативная среда Казахстана, ситуация может послужить поводом для глубокого анализа и улучшения взаимодействия между государственными структурами, организаторами культурных событий и художественным сообществом. Хочется верить в то, что конфликт не дискредитирует креативную индустрию, но позволит нам, как гражданскому обществу и отдельным представителям и представительницам арт-коммьюнити, требовать более бережного, вдумчивого и прозрачного процесса организации ключевых мероприятий, а также не бояться вступать в диалог друг с другом, при этом не применяя карательных мер.


    Международная ярмарка современного искусства ALA ART FAIR открыта до 10 декабря в пространстве Jusan Vibe.

    Адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36.

    График работы: 3-10 декабря с 10:00 до 21:00.

    Вход свободный.

  • Целлофановая живопись как отражение времени: в Астане открылась выставка Сауле Сулейменовой «Milestone»

    Целлофановая живопись как отражение времени: в Астане открылась выставка Сауле Сулейменовой «Milestone»

    В арт-галерее Pygmalion (Астана) открылась персональная выставка казахстанской художницы Сауле Сулейменовой «Milestone». Экспозиция охватывает широкий 30-летний период практики и позволяет посмотреть развитие художественного языка через линзы времени, техники, тематики и концептуальной рамки, которая тоже меняется с годами. Работы художницы выполнены в технике целлофановой живописи, что представляет собой картины-коллажи, созданные при помощи целлофановых пакетов разных цветов.

    «Как это родилось? Мне было интересно как разные темы и проблематики кочуют у нее в разных периодах и сериях. Это иногда видно через форму, видно через материал и темы, которые ее интересуют. Абсолютным апофеозом этого художественного языка я считаю целлофановую живопись», – отмечает куратор выставки Владислав Слудский. 

    B 2000-х годах Сулейменова много работает с графикой, а субъектом ее произведений являются городские пейзажи, натюрморты, ситуации и люди, находящиеся на определенной дистанции от критического и политического. От более академической техники восковой гравировки Сулейменова приходит к экспериментам с фотопечатью и дальнейшим нанесением ускользающих в памяти фигур аруахов выполненных акрилом.

    Влияние одних произведений на другие, смена фокуса художественных исследований, а также сама история современного Казахстана внутри которой рождались эти высказывания, напоминают процесс перемалывания муки, где разные зерна, со временем становятся цельной материей и постоянно претерпевают изменения в своей форме и содержании. Похожие ощущения испытывают художники, десятилетиями возвращаясь к вопросам, ответы на которые не может дать одно или несколько произведений, скорее целый комплекс из знаний, наблюдений, жизненного опыта и смены внешних обстоятельств.

    «Действительно уникальная такая история по многим причинам, главная из них поиск де-колониальности. Попытка взглянуть на нас самих без компонента империи, без этих канонов. Сауле занимает в этом дискурсе очень важную позицию. Попытка как-то отречься от тех канонических, академических законов живописи, которые влияют на тебя через образование и разные институции. Художники в Казахстане, не только она, пытаются по-разному убежать из этих художественных практик», – рассказал Влад Слудский.

    Выставка «Milestone» подытоживает различные художественные практики Сауле Сулейменовой, созданные в первые два десятилетия XXI века и предлагает зрителю развернуто взглянуть на формальные и содержательные перемены в ее работах, а также приглашает к рефлексии почему и как подобные изменения произошли.

    Персональная выставка Сауле Сулейменовой «Milestone» продлится до 10 марта 2023 года.

    Адрес: г. Астана, Достык, 16 (Talan Gallery, 1 этаж арт-галерея Pygmalion).

    График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

    Вход свободный.

    Сауле Сулейменова родилась 29 апреля 1970 года в Алматы. В 1988-90 гг. участница выставок андеграундной группы «Зеленый треугольник». В 1990 году вступила в Объединение молодых художников Казахстана. В 1996 году окончила Казахскую головную архитектурно-строительную академию (КазГАСА, архитектурный факультет, специальность «Дизайн архитектурной среды»). В том же году её дипломная работа была удостоена 1-ого места на Международном конкурсе дипломных проектов в г. Екатеринбург. В 1998 году прослушала курс «Книжный дизайн» в Издательском Тренинг Центре (Publishing Training Center) в Лондоне. В том же году стала членом Союза художников Казахстана.

    Лауреат премий «Жигер», «Шабыт», «Тенгри Умай». Работы Сулейменовой входят в такие значимые частные и государственные коллекции, как Художественный фонд Шарджи, собрание Алена Серве, Евразийский культурный альянс, Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева.

  • Новогодний Rabbit Art Market от платформы QAZART

    Новогодний Rabbit Art Market от платформы QAZART

    Платформа по изучению коллекционирования и поддержке художников «QAZART» проводит новогодний Rabbit Art Market, в котором представлены работы молодых и уже состоявшихся авторов Казахстана, передаёт Art of Her.

    В арт-маркете участвуют около 30 художников разных поколений и более 100 произведений современного искусства Казахстана с ценовым диапазоном от $100 до $10 000.

    «Я очень много работал на мировых ярмарках, и я знаю этот механизм изнутри. На самом деле, в Алматы нет ни одной арт-ярмарки. Арт-ярмарка – это когда разные игроки представляют своих художников. Вот то что сейчас происходит, я называю арт-маркет. Новогодний рынок искусства. Быстрые решения для подарков», – поделился арт-консультант и куратор Владислав Слудский.

    Среди участников Rabbit Art Market: Сауле Сулейменова, Саид Атабеков, Молдакул Нарымбетов, Арыстанбек Шалбаев, Куаныш Базаргалиев, Марат Дильман, Алпамыс Батыр, Леонид Хан, Ambujerba, Сауле Дюсенбина и др.

    На арт-маркете работает багетная и упаковочная мастерские, а также организованы бесплатные консультации по современному искусству.

    Rabbit Art Market продлится до 25 декабря 2022 года.

    Адрес: г. Алматы, ул. Абылай хана, 62 (ТЦ «ЦУМ», 6-й этаж).

    График работы: ежедневно 12:00 – 20:00.

    Вход свободный.

  • ТАХИРНАМЕ: выставка «дурачества» или искусство новой искренности

    ТАХИРНАМЕ: выставка «дурачества» или искусство новой искренности

    В Центральном Выставочном Зале Центра Современной Культуры Целинный проходит персональная выставка «Тахирнаме» молодого художника Abmujerba (​Тахира Яхьярова), передаёт Art of Her.

    Со своего первого анонса выставка была окутана тайной, так как к ней отсутствовало любое понятное предисловие, не было традиционного кураторского текста.

    «Этот день ты запомнишь,

    Путник идущий мимо

    Загляни в китабхане,

    приоткрой завесу Книги Тахира-наме!».

    Ещё больше вас удивит, когда вы окажетесь лицом к лицу с самой экспозицией, там вы не найдете привычного этикетажа, споткнетесь об стремянку, запутаетесь в строительных инструментах, а парень с длинными вьющимися волосами и босыми ногами будет разгуливать словно у себя дома, отрицая любое серьезное, любое важное.

    «Это никогда не заканчиваемая выставка. Это выставка, где будут меняться предметы, содержание. Мы думаем об этой выставке, как о сказке. Это история, которая рассказывает о жизни Тахира и, по его мнению, это лучшее, что может рассказать художник», – поделился куратор выставки Владислав Слудский.

    Получается, что Центральный Выставочный Зал – это квартира Тахира Яхьярова, его привычный быт. Особо это подчеркивает произведение Тема с Ног, в которой художник собрал грязь со своих ног и запаковал её в zip-lock.

    Большинство выставок, которые мы привыкли видеть, запаковывают искусство в продукт: текст, этикетка, иногда, цена. Персональная выставка Тахира – это другое прочтение искусства. Более интимное, личное, первобытное. Здесь важно обратить внимание на детали, научиться чувствовать, прочитать специально созданную книгу «Тахира-наме».

    «Важно понимать, то что Ambujerba очень нравится «Шахнаме» Фирдоуси, и это персидское наследие, которое тут остается ещё со времен, когда Халифат подвинул персов в Хиву и Бухару, имеет определенную идентичность. Это люди, которые очень много работали с поэзией. Художник – это человек, который, как правило, описывал некий текст в книге. Там было много художников-иллюстраторов. Здесь искусство вытекает из книги, все что вы видите на выставке иллюстрации к книге жизни художника», – рассказал Владислав Слудский.

    Ambujerba (Тахир Яхьяров) – молодой казахстанский художник, который работает с живописью, анимацией, скульптурами, новыми медиа и графикой. Исследует мир слов и мир воли, карстовые воронки как метафору травмы, к которой человеку свойственно возвращаться, буддизм, ситуационизм, идеи философов Ги Дебора, Вальтера Беньямина и Джорджо Агамбена.

    Персональная выставка Тахира Яхьярова «Тахирнаме» продлится до 31 декабря.

    Адрес: г. Алматы, ул. Желтоксан, 137 (Центральный Выставочный Зал).

    График работы: вторник-воскресенье с 10:00 до 17:00.

    Вход свободный.

  • «Мир – это звук» – Владислав Слудский о выставке «Sound Off»

    «Мир – это звук» – Владислав Слудский о выставке «Sound Off»

    Первая в Центральной Азии биеннале звукового искусства и новой музыки «KORKUT» проходит в Алматы с 7 октября по 4 ноября, в рамках которой организована выставка известной казахстанской арт-группы «Кызыл Трактор».

    Групповая выставка «Sound Off» – это исследования художников на тему звука. Звук для «Кызыл трактора» способ воссоединения и деконструкции оральной традиции, своего рода нематериального наследия, кочующего по степи вместе с людьми и так фиксирующего коллективную память. В перформансах «Кызыл трактора» мы также видим отношение к звуку, как к способу излечить человека звуковой волной, чем, вероятно, обусловлено создание масштабного барабана для произведения Ритуала Очищения (см. фото ниже).

    Куратором выставки выступил Владислав Слудский, который уже не первый раз работает с «Кызыл трактором».

    Владислав Слудский, арт — консультант и куратор выставки «Sound Off» рядом с большим барабаном.

    Владислав, почему вы решили курировать эту выставку?

    Так совпало, что я давно хотел что-то сделать в музее музыкальных инструментов имени Ыхласа. Он мне нравится, это хороший музей. И я много лет работаю с «Кызыл трактором», поэтому хотелось посмотреть на их язык с нового ракурса.

    Немаловажную роль сыграло и то, что мы в 2018 году курировали их большую ретроспективу в Mana Contemporary (прим. ред. Культурный центр в Нью-Джерси, США) с Лизой Ахмади. Я тогда переработал много материалов в архивах, это был классный опыт. И вот часть этой выставки состоит из той, только с фокусом на звук.

    Какая ваша кураторская задумка выставки?

    Я много думаю над каким-то антиобъектом, антигородом. Искусство, которое существует внетелесности – есть ли оно? Это открытый вопрос. Я похожие вопросы себе задавал, когда работал с Африкой, я знаю несколько латиноамериканских художников, которые тоже работают с наследием номадизма, шаманскими практиками.

    Мне Казахстан всегда интересен с точки зрения того, как мы связаны с другими децентрализованными идентичностями. Выставка моей мечты – это объединить под одной крышей Африку, Латинскую Америку, Китай и Центральную Азию. Я это всё изучаю много лет.

    «Кызыл трактор» – это прекрасная квинтэссенция этих вопросов, на которые я ищу ответы. Мне кажется, их искусство существует на границе такой объективности, скорее принадлежащей западноевропейской школе искусства, и чего-то, что мы не можем потрогать. Я бы отнёс это к номадическим парадигмам.

    Мы не можем потрогать, но можем ли мы это услышать на этой выставке?

    Мы можем услышать. Мир – это звук. Чем ты дальше ковыряешься, тем сильнее понимаешь, что звуковые волны – это некое основание творения мира. С этой точки зрения, как раз хотелось бы, чтобы зритель смотрел на картину и слышал её.

    Именно в этом контексте, в музее музыкальных инструментов, где у объектов есть функция, я хочу, чтобы всё звучало по-другому. Чтобы это картина принадлежала скорее к устной традиции.

    Почему выставку решили назвать «Без звука» (Sound off)?

    Если мы посмотрим на 100-топовых художников, которые были активны во времена «Кызыл трактора», то огромное количество из них использует материалы какого-то города (бетон, неон, железо, пластик). В случае с «Кызыл трактором», мне симпатизирует то, что они используют органику. Это антиурбанизированная история. Это больше органическая история, которая стареет и себя хуже запоминает. Дерево меньше просуществует чем пластик. И все эти смыслы для меня интуитивны, и я думаю, что они так же интуитивны для «Кызыл трактора».

    Sound Off – потому что, тишина не менее важна, и звук мы вычленяем из тишины. Звук – это по некоторым теориям, не то что мы слышим, а то что мы не слышим. Эти пустоты между нотами – это и есть некая мелодия.

    Здесь действительно ничего не звучит. Было бы элементарно сделать выставку про звук, чтобы в ней были звуки. Хотелось контрастов.

    Не мешают ли постоянные фоновые мелодии национальных инструментов в музее имени Ыхласа для полного погружения в выставку «Кызыл трактора»?

    Нет, это тоже классно. Мы оживляем постоянную коллекцию музея, и это тоже огромная часть этой выставки. Потому что мы не хотели прийти в музей и как-то противопоставить экспозиции.

    Многие думают, что современное искусство – это снобизм по отношению к прошлым практикам. Нет, как раз наоборот. Вещи, сделанные в 90-е, оживляют те, которые были сделаны 200 лет назад. Сейчас мы как раз в такой интересной фазе, что все больше кураторов ставят старое с чем-то новым.

    Выставка нигде так не сыграла бы ещё, как в музее национальных инструментов имени Ыхласа.

    Что означает большой 3-метровый барабан «Кызыл трактора» перед входом в музей?

    Он несет в себе несколько задач. Во-первых, он активирует публичное пространство перед музеем. Я большой фанат урбанистики, третьих мест. Я считаю, что искусство может собирать пространство вокруг себя. Меня всегда возбуждала связь города и объекта.

    Здесь мы просто вставили неуместный артефакт, который сразу цепляет глаз. Были большие дебаты с музейной дирекцией об этом. Я понимаю, что объект ссорится с архитектурой здания, но это было сделано сознательно.

    Я очень люблю искусство, которое демократизирует свою связь со зрителем. Мне это нравится в «Кызыл Тракторе». Это люди, которые ломают дистанцию между художником и зрителем. Поэтому экспозиция начинается с такого манифеста, что мы не в музее, а мы все-таки на улице.

    Основные экспозиции выставки принадлежат покойному Молдакулу Нарымбетову. Это какой-то сознательный шаг, чтобы отдать дань уважения художнику или совпадение?

    Нет, это на самом деле в большей степени совпадение. Я лучше знаю материалы Молдакула. Так просто вышло, что Молдакул наиболее удачно собирал именно эту мысль вокруг себя.

    Но здесь важно понять, что я отношусь к «Кызыл трактору» как к одному человеку. Мне очень сложно отделять некоторые вещи, сложно определить авторство. К примеру, перфоманс делает «Кызыл Трактор», а на камеру снимает Саид Атабеков. С точки зрения правообладания, это работа Саида, но при этом работала вся группа.

    Я бы не хотел даже мыслить, что эта выставка – это отдельный Молдакул.

    Основатель «Кызыл трактора» Виталий Симаков, в одном из интервью процитировал слова дизайнера Пако Рабана, который говорил о том, что у искусства есть три периода: авангард, классика и барокко. В каком периоде «Кызыл Трактор» сейчас?

    Я сторонник теории, что художник у нас наиболее интересен в начале своего пути и в конце. Возьмем Ван Гога, самый сок в начале и в конце.

    «Кызыл трактор» – это отцы-основатели современного искусства Казахстана, они получают лавры заслуженной славы. Их искусство актуально как никогда, они попадают в мировой тренд. Всё у них происходит как всегда в карьере художника: сначала 20 лет страдаешь, а потом получаешь.

    Но это моя интерпретация. «Кызыл Трактор» не всегда согласен с тем, что я говорю. Они по-прежнему активные художники.

    Каким должен выйти зритель после выставки «Sound off»?

    Я не хочу думать за зрителя. Пусть зритель выйдет каким хочет. Мне кажется, что хорошее искусство не думает о зрителе. Кураторы тоже. Желание удивить или научить – я не сторонник этого.

    Мне кажется, это своевременная выставка. Поскольку музыка и её целебные свойства сложно отрицать, они есть.


    Выставка «Sound off» проходит в музее народных музыкальных инструментов имени Ыхласа до 5 ноября 2022 года.

    Адрес: ул. Зенкова 24.

    График работы: вторник-воскресенье с 10:00 до 19:00.

    Вход платный: от 200 до 500 тенге.